«Entre sonidos, el silencio» de Albert Giralt

La galería ARTlinavalero inaugura mañana jueves 23 de febrero a las 19.30h la exposición «Entre sonidos, el silencio» del fotógrafo Albert Giralt, más conocido como Duarja. La exposición muestra la mirada más íntima del fotógrafo, que hace contemporánea la estética de la fotografía pictorialista de finales del siglo XIX, pintando veladuras y transparencias con material digital, para dejarnos sentir el silencio que sólo percibe quien sabe escuchar, quien sabe mirar entre los sonidos.

Fecha: Del 23 de febrero al 22 de marzo de 2012
Lugar: Galería ARTlinavalero, C/ Vallfogona 29, 08012 Barcelona (mapa)
Precio: Entrada gratuita

Exposició «Iñaki Bonillas. Arxiu J. R. Plaza»

L’exposició «Iñaki Bonillas. Arxiu J. R. Plaza» reuneix per primer cop els treballs que des de l’any 2003 ha creat l’artista Iñaki Bonillas (Ciutat de Mèxic, 1981) a partir dels diferents usos que ha donat a l’arxiu, principalment fotogràfic, que va heretar del seu avi matern, José María Rodríguez Plaza, un fotògraf amateur que, a banda d’ocupar-se d’aglutinar la història visual de la seva família –un recorregut de més d’un segle d’imatges agrupades amb cura en 30 carpetes i unes altres tantes capses de diapositives–, es va donar a la curiosa tasca de retratar-se a si mateix quasi sense descans.

Per aquesta presentació monogràfica del projecte sobre la figura de J. R. Plaza, La Virreina Centre de la Imatge reuneix una vintena de treballs. L’exposició ofereix, d’aquesta manera, una oportunitat única per acostar-se a l’espectre complet de les investigacions d’Iñaki Bonillas amb l’Arxiu J. R. Plaza.

Iñaki Bonillas és tal vegada un dels joves fotògrafs mexicans més internacionals i que ha desenvolupat un projecte de llarga durada al voltant de l’àlbum familiar. El retorn constant a les imatges d’aquest àlbum posa en evidència que la pràctica fotogràfica no requereix la producció de noves imatges, sinó que la gestió de les existents permet, per si mateixa, el progrés de la fotografia.

Paral·lelament a l’exposició s’ha programat un cicle de activitats gratuïtes que posen en diàleg el treball de Bonillas amb el d’altres artistes contemporanis basant-se en elements que comparteixen, com ara l’exploració d’arxius familiars, la idea de manipular i desplegar possibilitats a partir de materials heretats o la tensió entre narració documental, biogràfica i de ficció. El 24 de febrer a les 19h tindrà lloc una xerrada entre el propi Bonillas i Rafael Lemus. El 8 de març a les 19h en Joan Fontcuberta ens parlarà sobre l’obra de Bonillas. El 19 d’abril a les 19h es projectarà el llargmetratge «Disappearance of a Tribe» de Deimantas Narkevičius, i el 15 de març, el 22 de març i el 12 d’abril a les 19h els artistes Sergi Botella, Paco Chanivet, Lúa Coderch, Lola Lasurt y Ryan Rivadeneyra conduiran el públic per l’exposició per posar en diàleg les seves pràctiques i interessos creatius amb els de Bonillas.

Data: Del 24 de febrer al 6 de maig de 2012
Lloc: La Virreina Centre de la Imatge, La Rambla 99, 08002 Barcelona (mapa)
Preu: Entrada gratuïta

«Pels camps d’or» de Miquel Llonch

L’any 2005 el fotògraf Miquel Llonch va començar a fotografiar els paisatges als voltants de la seva ciutat natal. Sempre ha sentit un afecte especial pels espais fràgils que viuen amenaçats per la febre de la construcció i el creixement urbà. Ells marquen les fronteres entre molts conceptes: la ciutat i la naturalesa, la llum i la foscor, el soroll i el silenci. Amb el pas del temps, aquests espais s’han convertit en petits refugis de serenitat per a l’autor. A boca de nit, quan la foscor s’estén pels camps, tot es transforma: el real en irreal, el quotidià en essencial, la qual cosa és obvi en un misteri. És com si cada lloc es refugiés en el seu jo més íntim, per ser acariciat només per la llum suau de la ciutat. I és en aquesta penombra on els sentiments s’aguditzen i donen pas a un món d’imaginació i emoció.

Després, Llonch va voler que aquests camps fossin l’escenari d’un retrat íntim de la seva família, i així va ser com va començar a introduir el retrat en el projecte. Primer van ser els seus fills i parents més propers, més tard va anar a ampliar el grup amb amics i gent que coneixia de la seva ciutat natal. La intenció de l’autor és mostrar una visió íntima i poètica de la seva tribu i el lloc que li correspon.

Data: De l’11 al 29 de febrer de 2012
Lloc: Casa Soler i Palet, C/ Font Vella 28, 08221 Terrassa (mapa)
Preu: Entrada gratuïta

Exposición «ISO»

UntitledBCN Gallery inaugura el próximo sábado 18 de febrero a las 20h la exposición colectiva «ISO». La muestra recoge los trabajos de Marcela Tejada, Miguel Soria, Rodrigo Gómez, Ester Martínez, Estefania Vara, Instagram Barcelona, Raquel Covarsi, Xavier Sivilla, Nerea Arrojería, Renata Fortes y Pil Christoffersen.

Fecha: Del 18 al 29 de febrero de 2012
Lugar: UntitledBCN Gallery, C/ Topazi 14, 08012 Barcelona (mapa)
Precio: Entrada gratuita

«Restos» de Patricio Abad

Cuando las imágenes se rebelan contra la dictadura de la analogía y pierden su referente figurativo, todo lo que nos queda son vestigios de antiguos significados. Tomando este concepto como punto de partida, las fotografías que conforman la serie «Restos» de Patricio Abad nos evocan el paso del tiempo desde una nueva perspectiva, a partir de la cual los contornos y las formas definidas se convierten en simples huellas, en expresiones mínimas de las cosas que fueron. Y es en ese instante en el que apenas perduran los restos de una forma y su traza abstracta, cuando el color, la luz y las texturas de la materia nos abren nuevos caminos de significación, ofreciéndonos la oportunidad de reinterpretar las imágenes que se nos presentan a partir de la frágil memoria de lo que ya no existe.

Fecha: Del 16 de febrero al 16 de marzo de 2012
Lugar: Galería Alex Telese, C/ Palla 11, 08002 Barcelona (mapa)
Precio: Entrada gratuita

Exposición «La morada del hombre»

La Fundación Foto Colectania y la Fundación Suñol presentan simultáneamente la exposición «La Morada del hombre. Fotografías de la Colección Martin Z. Margulies».

A través de 50 autores y más de 165 imágenes entre fotografías y videos, procedentes de los fondos de la Colección Martin Z. Margulies de Miami, la muestra, comisariada por Régis Durand, explora la cuestión de cómo el hombre habita en el mundo, interactúa con él, lo modifica y, en definitiva, deja su huella en la realidad de las emociones, de la vida, del trabajo, de la naturaleza.

“¿Qué significa para nosotros estar en el mundo? ¿Cómo interactuamos con él y nos lo apropiamos?”: éste es el punto de partida del comisario Régis Durand a la hora de seleccionar las obras. El título de la exposición, «La morada del hombre», surge de uno de los últimos poemas del autor alemán Friedrich Hölderlin y del brillante análisis que el filósofo alemán Martin Heidegger escribió sobre él. La exposición reúne una extraordinaria selección de obras de todos los estilos y técnicas para ofrecer una mirada particular sobre lo que significa habitar y construir el mundo. Esta mirada se plasma en los tres ámbitos en los que se estructura la exposición. El primero analiza la forma física y espiritual de habitar el mundo; el segundo, el modo en que el hombre se enfrenta a él; y el tercero, relata cómo la fotografía muestra el paso del tiempo. El último de estos ámbitos se expondrá en la Fundació Suñol, mientras que los otros dos se verán en la Fundació Foto Colectania.

El primer ámbito lleva por título «Construir, habitar: cartografiar territorios» y sigue la lógica de la intrincada relación entre dos términos: desde lo literal y físico (construir) hasta lo metafórico y espiritual (habitar). Es una sección en la que las personas permanecen casi ausentes porque aparecen solamente como sombras o de espaldas: lo importante aquí son los lugares. Se muestran obras de autores tan destacados como Bernd & Hilla Becher, Ed Ruscha, Stephen Shore, Alain Bublex, James Casabere y Thomas Demand, entre otros.

La obra fotográfica de Ed Ruscha, por ejemplo, de finales de los años 1960 y la década de 1970, muestra lugares sin ninguna característica particular: gasolineras, aparcamientos, solares vacíos, etc. Sin embargo, el interés del artista no se centra tanto en los lugares en sí, sino en la búsqueda de una actitud inartística deliberada, la ausencia total de estilo, de “sequedad”, según sus propias palabras. Por otro lado, en la serie «Uncommon Places» de Stephen Shore, fechada en la misma década, el fotógrafo transforma esos lugares ordinarios en espacios “singulares”. En este ámbito de la exposición también se muestran las imágenes a medio camino entre la ficción y la realidad de la serie «Plug-In City» (2004-2005) de Alain Bublex, inspirada en la “máquina de habitar” de Le Corbusier; las originales fotografías de Thomas Demand, realizadas en los años 90, cuyo proceso de creación consiste en fabricar maquetas en papel y cartón de lugares reales o de ficción – la casa de un asesino en serie, la sala de una prisión…- para después fotografiarlos; y las fotografías casi inéditas de las maquetas que realizaron los arquitectos de la escuela Vkhutemas, homóloga rusa de la Bauhaus, fechadas a mediados de los años 20 del pasado siglo por autores anónimos.

El segundo ámbito lleva por título “Estar en el mundo” y analiza las distintas maneras que tienen los seres humanos de enfrentarse a la vida, desde el trabajo hasta su relación con los demás o sus momentos de ocio. En palabras del comisario, esta parte “se ocupa de abarcar y medir el espacio entre aquello que nos es familiar y lo que nos resulta desconocido”, y muestra los trabajos de algunos de los fotógrafos norteamericanos más célebres: desde las imágenes de los niños en las calles del Nueva York de Helen Levitt, los retratos costumbristas de Walker Evans y Dorothea Lange y las instantáneas de Nueva York de Berenice Abbott, realizadas todas ellas en los años 30 y 40; hasta los interiores vacíos de los hoteles que fotografió en la década de los 60 Lee Friedlander. En contraste, Durand selecciona también una visión más contemporánea de esta idea incluyendo los retratos de hombres y mujeres africanos de Jackie Nickerson, Zwelethu Mthethwa y Pieter Hugo, realizados en la primera década del siglo XXI.

“El reto de la fotografía es capturar, en una fracción de segundo y a través de una serie de imágenes fijas, parte del transcurso y el paso del tiempo”, escribe Durand en el catálogo de la exposición. Éste es el objetivo de la tercera y última parte de la muestra, que lleva por título «Flujos, signos y símbolos», donde la fotografía adquiere un significado más simbólico y las imágenes reflejan estados de ánimo, sensaciones, percepciones… Algunos ejemplos son las instantáneas de Roni Horn, que intentan captar la mutabilidad del agua; o la serie Glacier de Olafur Eliasson, en la que se muestra el sutil cambio que se produce en un glaciar, ambas fechadas en 1999. La fotografía de paisaje es la protagonista de esta tercera parte, pues es la que mejor plasma el vacío o la sensación de “no lugar”. Prueba de ello son las fotografías de William Eggleston, realizadas en los años 70, que se basan en la contemplación de lugares aparentemente mundanos que, sin embargo, gracias al especial uso de la luz y el color, se convierten “en su propio mundo, un mundo donde el tiempo parece haberse detenido y cada fotografía captura un aspecto concreto de una visión que es en parte real y en parte imaginaria”. También las instantáneas de los “no lugares” de Andreas Gursky (1991); las fotografías de los rastros que dejó un tornado en los años 80 (Joel Sternfeld) y el impacto del Katrina en 2006 (Jeff Brouws) o las imágenes de los años 30 de Manuel Álvarez Bravo que son intentos de representar la alciónica de la que hablaba Barthes, es decir, la calma idílica y pacífica que sugiere una tranquilidad feliz.

Fecha: Del 23 de febrero al 29 de junio de 2012
Lugar: Fundació Foto Colectania, C/ Julián Romea 6 D2, 08006 Barcelona (mapa) y Fundació Suñol, Passeig de Gràcia 98, 08008 Barcelona (mapa)
Precio: Pago

Exposició «Catalunya Visió»

Aquesta exposició, proposa una revisió del projecte editorial que, sota el títol de «Catalunya Visió», endegà el professor, escriptor i directiu de l’editorial Tàber Oriol Vergés l’any 1968, amb la idea de confeccionar uns llibres amb textos i fotografies que, a manera de viatge pel territori, pogués servir per descriure el teixit físic i humà de Catalunya. El fruit d’aquest esforç es plasmà en l’edició d’una sèrie de llibres gràfics, editats entre 1968 i 1978, basats en recorreguts descriptius de les comarques catalanes, incloent-hi Andorra, la Catalunya francesa, la Llitera, el Baix Cinca i el Matarranya, i elaborats fonamentalment per l’escriptor Josep Vallverdú i el fotògraf Ton Sirera, que confeccionaren vuit dels deu volums; els altres dos varen ser fets, respectivament, per Josep Vicente –textos– i Ferran Bosch –fotografies–, en el cinquè volum, i per Jordi Verrié, autor dels textos i les fotografies del sisè.

La mostra, centrada en la part gràfica de les edicions, ofereix 168 fotografies, una àmplia selecció de les fotografies que conformaren les publicacions a partir de nous positivats extrets dels negatius originals, un fet que permet valorar de forma més precisa el treball efectiu dels fotògrafs que hi participaren, tot superant les limitacions tècniques i les possibilitats editorials del moment.

Data: Del 10 de febrer al 29 d’abril de 2012
Lloc: Arts Santa Mònica, La Rambla 7, 08002 Barcelona (mapa)
Preu: Entrada gratuïta

«Diàlegs migrants» de Joan Tomás

En el marc del programa d’activitats «En moviment», a l’Espai Avinyó, l’exposició «Diàlegs migrants» reflexiona sobre la immigració a partir de fotografies de Joan Tomás, en les quals dóna protagonisme a les persones que en algun moment de la seva vida han decidit creuar una frontera per començar una nova vida.

A mitjan segle XX els desplaçaments en direcció a Barcelona tenien el seu origen en diversos punts de la geografia espanyola, però aquests moviments han anat canviant fins a convertir-se, cada cop més, en internacionals. Amb aquesta mostra, en la qual també col·labora Mescladís, el públic podrà copsar l’evolució de les migracions a través de les imatges.

Data: Del 2 de febrer al 30 de març de 2012
Lloc: Espai Avinyó, C/ Avinyó 52, 08002 Barcelona (mapa)
Preu: Entrada gratuïta

«Cuba. Interiores» de Santi Caralt

La galería Alejandro Sales inaugura el próximo jueves 9 de febrero a las 20h la exposición «Cuba. Interiores» del fotógrafo Santi Caralt.

Cuba es un país que fascina a Caralt. No tanto por su sistema político, social y económico, anquilosado, casi detenido en el tiempo, que ha experimentado pocos progresos en los últimos 53 años, sino por su paisaje (urbano y rural), los colores, la arquitectura, la luz, los interiores, e infinidad de detalles.

En sus viajes a la isla la rutina ha sido caminar, durante largas horas, todos los días. En estos paseos, gracias al carácter sociable de este pueblo, ha encontrado gente generosa que le ha abierto sus puertas y mostrado todos los rincones de sus hogares, a menudo extrañada de que se sintiera atraído por lo que veía.

Así, ha podido entrar en infinidad de casas y, de la selección que hizo, ha retratado dormitorios, salones, cocinas, neveras antiguas, baños, elementos decorativos, paredes, televisores… en definitiva, un amplio relato gráfico de sus interiores. Interiores que están presentados tal y como se los ha encontrado, sin cambios en la disposición de los elementos ni en la luz; no ha utilizado flash para no romper la atmósfera de esos espacios.

Este trabajo busca documentar la vida cotidiana de los cubanos en los largos años del castrismo. Y también captar la huella del paso del tiempo, la bella decadencia, los colores envejecidos y los detalles decorativos, que crean una estética única y maravillosa.

Fecha: Del 9 de febrero al 9 de marzo de 2012
Lugar: Galería Alejandro Sales, C/ Julián Romea 16, 08006 Barcelona (mapa)
Precio: Entrada gratuita

«UNNO – Lo que ves» de Juan Díaz

La Asociación Fotográfica Enfoque Selectivo inaugura el próximo viernes 10 de febrero a las 20h la exposición «UNNO – Lo que ves» del fotógrafo Juan Díaz, más conocido como Kanjungla.

Dicen que nos perdemos mucho de algunas personas si no nos tomamos el tiempo de conocerlas… A Díaz le gusta el mundo de la fotografía desde el día en que nació (o quizás antes…), pero no lo supo hasta que miró por primera vez a través del visor de una Zenith-11. A partir de entonces se dio cuenta de que siempre había visto el mundo un poco raro, y el visor le complementaba…

A Díaz le encanta disfrutar del momento de hacer una fotografía, pero también le gusta disfrutar de la edición. Los tiempos han cambiado, y lo que antaño era casi imposible de conseguir, ahora, sumidos en la tecnología digital, se nos abre con nuevos horizontes, nuevas perspectivas, nuevas técnicas… pero él sigue viendo el mundo a través de un visor.

Esta exposición es un rapidísimo paseo fotográfico hasta llegar al estilo fotográfico que más le llena… que más le apetece.

Fecha: Del 10 de febrero al 1 de marzo de 2012
Lugar: Asociación Fotográfica Enfoque Selectivo, C/ Tramuntana 51, 08030 Barcelona (mapa)
Precio: Entrada gratuita

«Razón y ciudad» de Manolo Laguillo

La galería H2O inaugura el próximo jueves 9 de febrero a las 20h la exposición «Razón y ciudad» del fotógrafo Manolo Laguillo.

Las fotografías de Laguillo nos muestran lugares a los que querríamos ir, cosas que desearíamos tener, situaciones a las que nos gustaría llegar. Pero también nos enseñan todo lo contrario: sitios que no querríamos tener que visitar, cosas que no nos gustaría que nos regalasen, situaciones que procuramos evitar. A los fotógrafos muy a menudo les ocurre que, puestos a elegir, prefieren fotografiar los elementos del segundo listado en detrimento de los del primero. Es sorprendente que en muchas de estas ocasiones no les mueva únicamente un afán de denuncia, que también, sino que, sin más, les guste lo que ven. Pero ‘lo que ven’ es, literalmente, la particular presentación de lo que es, sin discusión, horroroso, pero en unas condiciones especiales de luz que son, precisamente, las que lo salvan, lo rescatan, lo redimen.

Fecha: Del 9 de febrero al 16 de marzo de 2012
Lugar: Galería H2O, C/ Verdi 152, 08012 Barcelona (mapa)
Precio: Entrada gratuita

«Time Studies» de Mark Klett

La galería Tagomago presenta “Time Studies”, una exposición monográfica del fotógrafo estadounidense Mark Klett. Considerado el padre de la refotografía, Klett ha producido un extenso volumen de trabajos a lo largo de las tres últimas décadas. Su obra, enmarcada en escenarios del Oeste norteamericano emblemáticos para el imaginario colectivo, examina la intersección entre el paisaje, la historia, el tiempo y el ser humano. La exposición reúne fotografías en blanco y negro de las series “Revealing Territory” y “Time Studies”. Asimismo, recoge piezas de “Charting the Canyon”, un proyecto de refotografía de gran envergadura que Klett está desarrollando desde 2007 junto a Byron Wolfe en el Parque Natural del Gran Cañón. Mediante esta última serie, la muestra exhibida en Tagomago enlaza sus contenidos con “Refotografiar Barcelona amb Mark Klett”, una exposición organizada por el Arxiu Fotográfic de Barcelona que presenta en primicia los dos encargos de refotografía (vistas panorámicas de Barcelona desde Miramar) que Klett ha realizado a partir de fotografías históricas procedentes de los fondos de dicha institución.

La práctica de la refotografía es una actividad meticulosa que consiste en volver a fotografiar desde el mismo lugar una escena registrada previamente, tratando de evidenciar el paso del tiempo por medio de la confrontación de varias imágenes obtenidas en un mismo lugar en momentos diferentes. En este sentido, la nueva fotografía es el producto subsidiario de una meditación sobre tres sujetos: el que ha realizado la primera fotografía, el que ha efectuado la segunda y el que observa ambas. Son muchos los autores que se han dedicado a este género, pero Klett es quien más lejos lo ha llevado. Desde el clásico motivo del “antes” y el “después” —materializado como díptico formado por la fotografía antigua y la refotografía— que definió en el proyecto «Rephotographic Survey» (1977) y en «Second view» (1984), una publicación derivada de este proyecto, hasta la adición de una tercera, cuarta o quinta vista en «Third views, second sights» (2001), Klett no ha cesado de enriquecer su discurso.

En “Charting the Canyon” (2007-2012), una serie aún en curso de realización, Klett y Wolfe, siguiendo los pasos de los fotógrafos que documentaron la zona —de Alvin Langdon Coburn a Edward Weston y Ansel Adams—, incrustan versiones digitales de imágenes históricas en su preciso contexto actual, generando de este modo grandes visiones panorámicas. En la muestra se presentan dos piezas de la serie, basadas en grabados de William Henry Holmes de 1882. Estas “remezclas de tiempo”, constituidas como palimpsestos, condensan secuencias de varios instantes alrededor de un trípode, un lugar y un punto de vista concreto. Al encarnar la posibilidad de una revisión inagotable del pasado en una secuencia perpetua de refotografías, abarcan una temporalidad mucho más amplia y variada, impregnada de la conciencia de un constante flujo de cambios. La selección sobre el Gran Cañón se complementa con refotografías en las que Klett integra sobre la vista moderna postales coloreadas de autores anónimos que fueron tomadas en las mismas ubicaciones. Con grandes dosis de ironía e humor, estas recreaciones poco convencionales del paisaje a modo de souvenir enfrentan el presente con el pasado y aluden al uso actual de los espacios naturalizados en el contexto del turismo y el ocio.

Con “Revealing Territory” (1982—2001) nos adentramos en el trabajo más personal de Klett en el ámbito de la fotografía de paisaje. Mediante esta serie, iniciada en 1982 tras finalizar el proyecto «Rephotographic Survey», Klett retomó el viaje por el Suroeste americano, relatando su propia experiencia en los espacios compartidos con los autores de las expediciones geológicas del siglo XIX. Más que perpetuar imágenes antiguas o evocar mensajes ecologistas o una simple nostalgia por los tiempos pasados de los westerns, las fotografías de “Revealing Territory” enlazan con un legado fotográfico que incita al diálogo entre el espacio y el tiempo, a la vez que mantienen como referente un paisaje bien anclado en el presente. Fueron realizadas entre 1982 y 2001 e integran un diario visual constituido des de nociones tan diversas como la historia, la geología y la literatura, así como por los avances en la trayectoria y los planteamientos conceptuales del propio Klett. En su sublimidad, como un espacio de diálogo y convivencia, los vastos campos del Oeste cobijan al ser humano, y ante nosotros se desencadena un futuro lleno de perspectivas. Ya no representan un territorio hostil, sino un campo de autoconocimiento. Sumándose a la retórica de The New Topographics y del documentalismo americano, con sus alusiones directas a la constante intervención, la omnipresencia y las huellas humanas en la recreación y lectura del paisaje, la visión de Klett, humanista y optimista en esencia, envuelve con su afán de naturaleza los lugares fotografiados, asumiendo los cambios y los nuevos tiempos que están por llegar.

Por otro lado, “Time Studies” (2004-2006), una serie más intimista realizada en la zona del desierto de Arizona, se plasma en forma de indagaciones visuales que Klett describe como “ecuaciones de tiempo y espacio”. El trabajo emplea como punto de partida preguntas sencillas sobre qué espacio puede ocupar un momento en el tiempo y la manera en que las fotografías expresan duración o temporalidades distintas. La mayoría de las imágenes presentadas aquí derivan de exposiciones que oscilan entre diez minutos y dos días. Apuntando a lo que la cámara es capaz de describir y a lo que el ojo raramente llega a captar en la experiencia convencional, Klett desafía con sus largas exposiciones la percepción común de la fotografía como un “momento suspendido”, y se distancia del reto de la instantaneidad. Su obra, autorreferencial en sí, vuelve a las exposiciones —necesariamente largas— de las primeras cámaras del siglo XIX, demostrando que en el mismo encuadre puede haber una multiplicidad de fragmentos. Por eso las fotografías de “Time Studies” describen experiencias y modos más internos de visualización e infiltración en nuestra percepción del tiempo, que van más allá de la secuencia lineal del calendario. Son, por así decirlo, pruebas materiales, evidencias y reminiscencias de la larga duración o multiplicidad de momentos que antaño quedaron registradas y atrapadas sobre la película. Es a través de esta silenciosa detención que el mundo exteiriaor adquiere su pleno sentido como un paisaje interior, un paisaje mental.

Fecha: Del 2 de febrero al 8 de marzo de 2012
Lugar: Galería Tagomago, C/ Santa Teresa 3, 08012 Barcelona (mapa)
Precio: Entrada gratuita