«Folkolor» de Pancho Tolchinsky

La fotografía de Pancho Tolchinsky busca rescatar lo cotidiano arrancándolo de su contexto para enmarcarlo en un entorno imaginario en el que su esencia cobre vida propia olvidándose de su origen para valerse por sí mismo. En esta exposición Tolchinsky explora a través de sus característicos colores intensos el folclor de la Latinoamérica del Sur y la del Norte hasta llegar a los colores de Tailandia. «Folkolor» es un homenaje a la estética que emerge de la intuición, que reinventa su época y espacio a nuestras espaldas.

Fecha: Del 3 al 29 de abril de 2008
Lugar: Kitchen Gallery, C/ Mercè 31, 08002 Barcelona (mapa)
Precio: Entrada gratuita

«Identitats» de Tomoko Sawada

L’Espai 13 de la Fundació Joan Miró dedica una exposició a la japonesa Tomoko Sawada, dins el cicle «Kawaii! Japó ara», dedicat als joves artistes nipons.

Testimoni de la recerca d’identitat típica de les noies japoneses, Tomoko Sawada es retrata en fotos de grup (fotografies de curs en què repeteix el seu rostre) o en retrats individuals de fotomaton. Per a la seva exposició a l’Espai 13, presenta una sèrie de fotografies sobre l’extravagància en el vestir de les noies de Tòquio i en particular de la tendència golitha (contracció entre gòtica i lolita) que es mouen pel barri de Harajuku.

Data: Del 4 d’abril al 18 de maig de 2008
Lloc: Fundació Joan Miró, Avinguda de Miramar 1, 08038 Barcelona (mapa)
Preu: Pagament

«Puramente Argentinos» de Dario Tommaseo

En l’extrem nord d’Argentina, sobre tot a les províncies de Salta i Jujui, viuen en comunitats la majoria dels aborígens del país. La comunitat d’aborígens purs de “Misión La Paz”, on conviuen junts Chorote, Wichi i Chulupi, està a la frontera de Paraguay i és una de les més remotes. Només a la província de Salta es troben més o menys 350 comunitats i nou ètnies principals. Aquestes ètnies han resistit les invasions dels estrangers, gràcies a la zona àrida i de difícil accés en la que viuen, considerada la més calorosa de tot Sud Amèrica. El fotògraf italià Dario Tommaseo ens mostra la seva visió personal sobre aquestes comunitats.

Data: Del 3 d’abril al 3 de maig de 2008
Lloc: Centre Cívic Golferichs, Gran Via 491, 08015 Barcelona (mapa)
Preu: Entrada gratuïta

«Holga Emotiva» de Zita Vehil

Fotografías en varios formatos, montadas por series temáticas, todas ellas realizadas con la cámara Holga, con saturación de colores y en blanco y negro. Experimentación con distintos tipos de película, poniendo especial énfasis en las texturas, los colores y las deformaciones que nos ofrece esta fabulosa cámara.

Zita Vehil, fan y víctima total de la Holga “juega” seriamente a hacer fotos. El carácter versátil, divertido y algunas veces también “serio” que ofrece la Lomografía ha sido su salvación frente a la fotografía más tradicional.

Fecha: Del 3 abril al 1 de mayo de 2008
Lugar: Glass Bar, Passeig Picasso 20, 08003 Barcelona (mapa)
Precio: Entrada gratuita

«Autorretrato en el tiempo» de Esther Ferrer

La galería Àngels Barcelona presenta la exposición “Autorretrato en el tiempo” de Esther Ferrer (San Sebastián, 1937), que consiste en una serie de trabajos fotográficos realizados en distintos momentos de su trayectoria.

En la exposición se pueden ver 3 trabajos: «El libro de las cabezas – Autorretrato en el tiempo» (desde 1981), «Autorretrato con dibujo» (1999) y «Evolución – Metamorfosis» (2005). El primero de ellos: «El libro de las cabezas», es una suite de 25 fotografías en proceso con la que representó a España en la Bienal de Venecia de 1999 y que ahora presentamos en su estado actual. El proyecto toca los temas fundamentales que han marcado su práctica artística, tales como el tiempo y la documentación de su paso inexorable. Cada cinco años se hace un autorretrato fotográfico, lo divide en dos y combina cada mitad de la cara con la de los años anteriores, mostrando así el devenir del tiempo en su propio cuerpo. El trabajo se presenta como una red de variaciones sobre el tema de la presencia física y su constante transformación. El carácter sistemático de estas combinaciones remite a otra serie de trabajos sobre los números primos, en el que lleva trabajando desde los años 70.

Los otros trabajos presentados: «Autorretrato con dibujo» y la serie «Evolución – Metamorfosis», juegan con la idea de la transformación del sujeto y su representación. Con estas obras prosigue su investigación sobre la repetición de un mismo modelo y la experimentación de sus variaciones con el paso del tiempo. Las Metamorfosis operan una disolución de su cara a través de su multiplicación a escala siempre más reducida, siguiendo un ritmo constante que lleva a la quasi-desaparición del sujeto.

Fecha: Del 1 de abril al 3 de mayo de 2008
Lugar: Galeria Àngels Barcelona, C/ Pintor Fortuny 27, 08001 Barcelona (mapa)
Precio: Entrada gratuita

«Resistents. La cultura com a defensa» de Pilar Aymerich

Aquesta exposició, basada en les imatges de la fotògrafa barcelonina Pilar Aymerich, proposa un recorregut històric a través de 60 retrats de creadors, artistes, pensadors, intel·lectuals i escriptors que van encapçalar la resistència cultural a l’època franquista, tant els que van viure la guerra i es van exiliar com els que es van quedar al país i les generacions de la postguerra.

La mirada de la fotògrafa Pilar Aymerich està guiada pel seu interès pel personatge i pel context històric i social que l’envolta. Es mostra la fotografia entesa com a evocació del passat, i també, com a generadora de record per part de qui l’observa. Amb l’esperit de resistència com a fil conductor es pot seguir la lluita d’uns personatges per mantenir les arrels i conservar la tradició en els diferents camps del saber, de les arts plàstiques, la música i la llengua.

Data: De l’1 d’abril a l’1 de juny de 2008
Lloc: Museu d’Història de Catalunya, Pl. Pau Vila 3, 08003 Barcelona (mapa)
Preu: Pagament

«Finestres Visuals» d’Ïu Martí

L’objectiu mostra l’univers particular de l’Ïu Martí, atret per les línies, paral·lelismes i estructures inertes, sovint ancorades en l’oblit quotidià d’uns paisatges que coneixem. Un punt de vista particular, una manera de mirar i veure. “Arquitectura visual” marcada per un estil romàntic i de solitud. Poder congelar el moment i retenir-lo en un suport físic, més enllà de la memòria volàtil.

Data: Del 31 de març al 25 d’abril de 2008
Lloc: Centre Cultural La Casa Elizalde, C/ València 302, 08009 Barcelona (mapa)
Preu: Entrada gratuïta

Exposició de Julio Ubiña

Després d’acollir l’obra de Roser Vilallonga, “la vitrina del fotògraf” del Palau Robert centra ara la seva atenció en el fotògraf Julio Ubiña, nascut a la ciutat de Santander, que es va traslladar a Barcelona amb tota la seva família en esclatar la Guerra Civil. L’exposició pretén donar una visió ràpida de qui era, què feia i com treballava Julio Ubiña, la carrera del qual es va desenvolupar, durant molt de temps, al costat d’un altre professional de prestigi com Oriol Maspons. Ubiña i Maspons van ser pioners del treball en equip en el camp de la fotografia. I també van ser dels primers a realitzar una fotografia creativa. Treballaven des de la seva pròpia agència, el primer especialitzat en el reportatge i el segon més aviat en la fotografia publicitària. Va ser durant aquesta època que Ubiña va fer reportatges de guerra, entre els quals destaca el del Congo. A la mostra del Palau Robert es podrà veure el reportatge publicat a la revista Paris Match, de la qual va ser un dels principals col·laboradors. També va treballar per la revista Gaceta ilustrada i per l’Agencia Rapho.

A l’interior de la vitrina de la sala d’exposicions s’hi situaran imatges i alguns objectes de caràcter personal, com ara fotos de família, amb la seva dona i filles, o també algunes de les acreditacions i braçals internacionals de premsa que va fer servir. També s’hi mostraran algunes seqüències fotogràfiques d’anuncis per a televisió. En altres punts de la sala s’hi exhibirà un conjunt d’imatges agrupades en dos àmbits: el primer fa referència a la visita de l’escriptor Ernest Hemingway a la península Ibèrica l’any 1959, que forma part de la primera etapa i estil de l’autor, i un segon àmbit en el qual s’ubicaran les imatges que el mateix Ubiña denominava espectros (fotos de persones en moviment), realitzades en la seva darrera etapa professional i quan ja patia una malaltia del cor. Segons la seva filla Mar, comissària de la mostra, “tot reproduint aquests dos temes hem volgut mostrar el principi i el final de la vida professional del meu pare, perquè el públic es faci una idea de l’evolució de la seva obra i del canvi que aquesta va experimentar al llarg dels anys”.

Data: Del 28 de març al 25 de maig de 2008
Lloc: Palau Robert, Passeig de Gràcia 107, 08008 Barcelona (mapa)
Preu: Entrada gratuïta

«Iconos de un sentimiento» de Pedro R. García Jódar

Treinta años han pasado desde que 15 amigos invitados por la espontaneidad, añorando en días de Semana Santa a su Andalucía, pasos cofrades y demás, sacaron de un bar, una mesa y la imagen de la virgen imitando a lo que a día de hoy es uno de los pasos que componen la Semana Santa en la ciudad de L’Hospitalet de Llobregat en Barcelona.

La exposición «Iconos de un sentimiento» de Pedro R. García Jódar intenta retratar los iconos que son fundamento en toda Semana Santa, pero en particular la Semana Santa de la Cofradía 15+1 de L’Hospitalet de Llobregat que 30 años más tarde continua llenando de sentimiento, devoción, lágrimas, las calles con miles de devotos.

Fecha: Del 4 al 30 de marzo de 2008
Lugar: Centre Cultural «La Bòbila», Plaça de la Bòbila s/n, 08906 L’Hospitalet de Llobregat
Precio: Entrada gratuita

«1941-2008» de Marcela Valero Narváez

La Galeria Sicart presenta la primera exposició individual europea de la fotògrafa Marcela Valero Narváez (Buenos Aires, 1975).

L’artista Marcela Valero Narváez a través de l’obra «1941-2008» ens situa en un espai solitari, però carregat d’indicis d’una presència que ja no és tal, i on la relació entre el cos i els objectes es fan presents.

L’artista captura el moment de l’adéu i al mateix temps de l’encontre amb un mateix. L’encontre es fa present a través dels objectes que van ser significatius per la persona estimada, el seu pare, i que van contemplar un recorregut de vida amb compromís i passió per la seva professió.

Marcela utilitza com a mitjà expressiu el seu cos nu, desproveït de tota protecció, preguntant-se sobre la possibilitat de la vida i la mort, de l’encontre i el desencontre.

Com una forma de comiat el seu cos es va desplegant fins arribar a ser tant sols una ombra a l’habitació. L’artista s’autoretrata amb moviments que prolonguen un cos dolgut per la pèrdua, des d’una inclinació que rememora la posició fetal o potser una súplica, fins anar desapareixent en el finit de l’ésser i allò infinit de la vida.

Data: Del 22 de març al 3 de maig del 2008
Lloc: Galeria Sicart, C/ de la Font 44, 08720 Vilafranca del Penedès (mapa)
Preu: Entrada gratuïta

«Exposures, Inscriptions, Morphologies» de Antony Crossfield

La identidad ha sido una de las principales preocupaciones a lo largo de la historia, no solo para los filósofos, sino para muchos artistas. Las fotografías de Antony Crossfield manifiestan un enfoque contemporáneo para esta cuestión eterna; cómo y porqué se forma y se construye nuestra identidad es un elemento crucial en la obra de Crossfield. Emplea las tecnologías contemporáneas, la fotografía digital y las imágenes generadas por ordenador, no sólo como herramientas de precisión y versatilidad, sino como un medio para reflejar nuestra comprensión de la identidad y del cuerpo humano en el siglo XXI.

«Deseo presentar el cuerpo no como un envoltorio de protección que define y que unifica nuestros límites, sino como un órgano físico y de intercambio físico entre los cuerpos» afirma Crossfield, «una especie de intersubjetividad que produce la identidad». Para él, nuestra identidad se basa en la relación con el «otro», se desarrolla por medio de la interacción entre las personas, es un acto de colaboración. La identidad es social, debe ser construida en grupo; necesitamos a los demás para formar, para validar y para legitimar nuestra identidad. En la obra de Crossfield, los cuerpos son presentados como inestables, ambiguos, fluidos y en constante trasiego; siendo la carne el medio por el que se alcanza la interacción con los demás. Los cuerpos se expanden más allá de sus límites, pero al mismo tiempo se contraen sobre sí mismos, en una lucha continua entre dicotomías contradictorias: fuera y dentro, propio y prójimo, mente y cuerpo, ficción y realidad.

La lucha de los modelos de Crossfield por construir su identidad se hace visible a través de su serie «Foreign Body». Los cuerpos «derriban la distinción entre los individuos a través de un acto físico, se personifica la identidad», señala Crossfield. Los individuos de las fotografías se fusionan, aunque en realidad sus cuerpos no se fusionan completamente; sus límites todavía se mantienen claramente visibles, los cuerpos chocan entre sí, están juntos, aunque siguen siendo seres independientes. Los individuos entienden sus individualidades como una experiencia y una existencia física, no sólo por sí mismos sino también en relación con el otro. Crossfield coloca un cuerpo dentro de otro revelando su incoherencia; el cuerpo deja de ser el contenedor de su individualidad y deja de ser una caja para sí mismo. «En mis fotografías, los hombres se encuentran en posiciones vulnerables en las que los cuerpos se abren y pierden su carácter hermético, propio de la percepción tradicional del cuerpo masculino», observa Crossfield. Indudablemente, los cuerpos parecen frágiles, vulnerables y expuestos; el control y la estabilidad corporal a través de la fuerza física, tal y como cabría esperar de las representaciones tradicionales del cuerpo masculino, están notablemente ausentes.

Crossfield explora «en qué forma el discurso tradicional occidental impone una definición y una plantilla de lo que es el cuerpo, – hermético, estable, unitario, autónomo, y discreto – estoy tratando de cuestionar estas definiciones». También resalta de qué forma nuestra experiencia del cuerpo siempre se manifiesta a través de nuestra interacción continua con otros cuerpos. Individualidades que no se sienten cómodas y en confianza en sus cuerpos; individualidades compuestas de los cuerpos, lo percibido y lo deseado; individualidades atrapadas en los cuerpos de otros; individualidades separadas de sus propios cuerpos; individualidades que han perdido un espacio seguro, un cuerpo. Tal y como escribió William A. Ewing en su libro El Cuerpo, “La Fotografía”, y podríamos añadir ‘los medios’, “ha traído consigo una nueva conciencia de la propia imagen, pero también un precio: la separación de la individualidad y del cuerpo».

La fotografía, y más específicamente su naturaleza, son parte de la esencia de la obra de Antony Crossfield. “En una cultura obsesionada con las imágenes del cuerpo vistas a través de una lente, deseo explorar el modo en que la fotografía manipulada digitalmente afecta al modo en que comprendemos nuestra corporalidad”, declara Crossfield. La fotografía, en un sentido general y con las excepciones evidentes, solía ser comprendida como el Lápiz de la Naturaleza, un medio utilizado para plasmar la realidad, que constituía un método fiable para contar la ‘verdad’. En la actualidad, con la influencia de las tecnologías digitales, la relación entre la fotografía y la realidad empieza a ser dudosa. Crossfield utiliza esta metamorfosis de la fotografía como una metáfora sobre cómo se forma la identidad en la actualidad; como dijo en una ocasión el artista Bruce Yonemoto, “con las nuevas tecnologías, la individualidad deja de ser el objeto proyectado para convertirse en la creación del medio». La naturaleza fluida y cambiante de la fotografía hace de ella el medio perfecto para explorar las bases inestables y cambiantes de la identidad y de la corporalidad. Ambas carecen completamente de la estabilidad tranquilizante que antaño había sido depositada en ellas.

Crossfield, con su formación de pintor, imprime deliberadamente en su obra un toque pictórico, «las imágenes se construyen de una manera más cercana al trabajo manual de la pintura», comenta. Toma varias fotografías de sus modelos, en algunos casos hasta 30; escoge fragmentos de las fotografías y entonces corta, pega, reinicia y reorganiza los fragmentos en una nueva imagen, las fotografías resultantes son creadas mediante la (re)utilización de fragmentos de realidad. Paradójicamente, aunque utiliza la última tecnología digital para crear sus imágenes, las trabaja ‘manualmente’, utilizando un lápiz digital que imita al pincel del artista. Desde el punto de vista conceptual y procesal, este método para fabricar imágenes no sólo se acerca a la pintura, sino también a las primeras manipulaciones fotográficas del siglo XIX y a los artistas de la Vanguardia que trabajaban con collages y montajes. Al sacar a la luz la construcción de la imagen y mostrar la apariencia innatural de sus montajes, Crossfield cuestiona la verdad de la fotografía y acepta un compromiso de honestidad con el espectador. Como en cualquier collage o fotomontaje, las imágenes de Crossfield son narrativas, entrelazan los diferentes significados de los fragmentos que las componen, generando un viaje interno visual y narrativo. Con estas imágenes, conseguimos una nueva manera de percibir el cuerpo y, por tanto, la identidad. Incluso siendo fotografías de simulacros, de cuerpos ficticios, no son representaciones. Son.

Fecha: Del 13 de marzo al 26 de abril de 2008
Lugar: Galería MiTO, C/ Roselló 193, 08036 Barcelona (mapa)
Precio: Entrada gratuita

«Blancas, grises y negras» de Leopoldo Pomés

La Galería Hartmann acoge hasta el próximo 14 de abril la exposición «Blancas, grises y negras» del fotógrafo Leopoldo Pomés. La muestra explora a través de la fotografía el abanico cromático de estos tres colores.

Según Pomés, «el gris en la vida no es prepotente ni épico. Pero, en cambio, en la fotografía es el amo y señor que lo acapara casi todo. En cuanto un blanco se descuida aparece el gris e igualmente dificultoso es llegar al negro intenso. En la fotografía a veces el gris es la gran herramienta porque el sujeto está allí, sin efectismos ni maquillajes. Sólo hay que ahondar en su geometría y a partir de ella puede producirse la emoción de lo intangible. El gran artificio.»

Fecha: Del 6 de marzo al 14 de abril de 2008
Lugar: Galería Hartmann, C/ Sta. Teresa 8 bajos, 08012 Barcelona (mapa)
Precio: Entrada gratuita