Exposición “East Coast, West Coast”

La Galeria Tagomago se acerca a la fotografía norteamericana con la exposición «East Coast, West Coast», que incluye obras de los fotógrafos Aline Smithson y Greg Miller, que aunque pertenecen a una misma generación, tienen una manera muy diferente de trabajar. La exposición, que se inaugura el próximo 16 de septiembre a las 20h, presenta unas 40 fotografías de ambos artistas.

La fotografía artística y la voluntad de plasmar las relaciones sociales otorgan contenido a sus obras, mientras que las diferencias se encuentran en la manera de plasmarlo. Greg Miller fotografía personas o lugares reales buscando ir más allá de la mera descripción, busca poder descubrir esa historia subyacente que existe en las fotografías, remarcando la importancia de las relaciones personales. Aline Smithson toma fotografías para crear momentos que son familiares, pero también inesperados, buscando temas como el patetismo de la infancia, el envejecimiento, la introspección o la contemplación.

En su serie «Portrait of the Photographer’s Mother», Smithson muestra 20 fotografías que combinan las técnicas más tradicionales con el pintado a mano con colores llamativos. La serie, cuya protagonista es la madre de la artista, de 85 años, se explica a través de una peculiar historia: la inspiración empezó cuando encontró una pequeña copia del pintor americano James Whistler con el título «Arrangement in Grey and Black: Portrait of the Painter’s Mother» en un rastrillo de un garaje de barrio. El mismo fin de semana encontró un abrigo de leopardo y un sombrero, una pintura de un gato de los años 50, y una silla que parecía idéntica a la de la pintura de Whistler. «Eso empezó a hacerme pensar sobre la idea del retrato, las fuertes relaciones de composición en relación a la pintura de Whistler», sostiene Smithson.

Miller presenta, por su parte, «County Fair», una serie de fotografías que muestra una de las estampas más típicas de la sociedad norteamericana, como son las ferias en los condados. También retrata otros aspectos de la cultura americana como el Ash Wednesday, el miércoles de ceniza, o los Band Camps, campamentos de música. «County Fair» reúne instantáneas con personas cotidianas, haciendo cosas cotidianas, como una pareja sentada hablando en un coche o un párroco caminando hacia su iglesia. El fotógrafo estadounidense busca reflejar la tensión que hay entre los personajes que aparecen en el encuadre, e incluso en las fotografías en las que sólo aparece una persona, Miller busca ese momento en sus ojos.

Fecha: Del 16 de septiembre al 23 de octubre de 2010
Lugar: Galería Tagomago, C/ Santa Teresa 3, 08012 Barcelona (mapa)
Precio: Entrada gratuita

“BCN Fragments” de Joan Cuito

«BCN Fragments» es una selección de fotografías de Barcelona y de la gente que vive en ella. Realizadas en el transcurso del tiempo, las fotografías reflejan momentos únicos de luz que han llamado la atención de su autor. Todos los tirajes son copias de autor, reveladas en papel emulsionado con gelatina de plata y base de barita.

Fecha: Del 16 de septiembre al 30 de octubre de 2010
Lugar: Espacio 2 de Kowasa Gallery, C/ Mallorca 235, 08008 Barcelona (mapa)
Precio: Entrada gratuita

“Paisaje y Romanticismo (Fotografías 1999-2005)” de Andréas Lang

KOWASA gallery inaugura la temporada 2010-2011 con «Paisaje y romanticismo», la primera muestra individual en España del fotógrafo alemán Andréas Lang. A lo largo de los últimos años, Lang ha obtenido reconocimiento internacional por su mirada mística y por su aproximación introspectiva a los lugares que visita —paisajes históricos y mitológicos, marcados irremediablemente por la memoria y el devenir de los tiempos. En 2008, su ciclo «Eclipse» —un proyecto fotográfico de gran envergadura ambientado en el Oriente Próximo— fue objeto de una exposición y una publicación monográficas en la DG Deutsche Gesellschaft für christliche Kunst de Múnich.

Con la presente muestra, KOWASA gallery reúne una cuarentena de fotografías en blanco y negro, pertenecientes a un conjunto de trabajos anteriores a «Eclipse» a los que se remontan los orígenes de Lang en el ámbito del paisaje histórico. Se trata de «Alchimique» (Francia, 1997-2000), «Landschaften der Romantik» (Alemania, 2002), «The Secret Island» (Grecia, 2004), «Aion I» (Roma, Italia, 2001), «Aion II» (Nueva York, 2003) y «Durch die Nacht» (Polonia, 2005). Realizadas entre 1999 y 2005, las seis series «europeas» de Lang marcan las características de la etapa mística del autor antes del giro decisivo de 2006-2007, cuando su fotografía incorpora el color y adopta una aproximación documental más extrovertida. En ellas se puede apreciar el exclusivo ambiente que rige el universo visual de Lang, así como la manera en que su mirada ensoñadora y reflexiva se desliza sobre los lugares con los que se enfrenta, reconstruyendo la imagen colectiva de Europa. En su totalidad, las series contemplan dos aspectos del paisaje europeo: el aspecto mitológico, tal como se ve tratado en la pintura romántica del siglo XIX, y el histórico, tal como se manifiesta en escenarios de trauma europeos, como los campos de batalla de Verdún y los lugares de los crímenes de guerra alemanes en Polonia.

Con motivo de la exposición y de la celebración de la Tardor de l’Art, KOWASA gallery, Andréas Lang y Tristan Barbarà Editions presentarán «Sous les ogives», un libro de artista que recoge nueve fotograbados realizados con la técnica del polímero. El porfolio incluye «Notre Dame», el tercer capítulo de la novela de Víctor Hugo Notre Dame de París, y algunas de las fotografías que Lang realizó en los años que residió en esa ciudad. La presentación del libro tendrá lugar el próximo 7 de octubre en KOWASA gallery y correrá a cargo de Tristan Barbarà y Enrique González, editor de la revista Grabado y Edición, cuyo número actual dedica un extenso artículo al autor.

Las fotografías de Andréas Lang evocan un viaje muy personal y conmovedor a los orígenes de nuestra cultura. En la mayoría de las series presentadas en esta exposición, el escenario común es Europa, el denominado «viejo continente», la «cuna de la civilización occidental», con todos sus símbolos y nociones fundamentales: la historia, la filosofía y la invención misma del afán por el pasado, la arqueología. Tal vez es en el paisaje europeo donde, más que nunca, el mito de la historicidad se entremezcla con una larga tradición de representaciones identitarias, codificadas por un imaginario colectivo que abarca desde las descripciones de los textos literarios hasta la pintura monumental y la propia fotografía. Con sus viajes por Grecia, Italia, Francia, Alemania y Polonia, Lang busca identificar las huellas de estas transcripciones culturales y la manera en que se anclan en los lugares, envolviéndolos con una atemporalidad intangible.

Cabría destacar aquí que, para Andréas Lang, la historia no es una narrativa determinada, sino un acto de experiencia personal y un ejercicio de visualización imaginativa que se plasma a lo largo del camino mediante desplazamientos constantes y encuentros fugitivos con los lugares y las personas que los habitan. La percepción del fotógrafo, que, tras meses de investigación, se posiciona con su cámara ante esos lugares, y su bagaje cultural son las herramientas que le confieren esa capacidad única para plasmar atmósferas y recrearlas visualmente. No es casual que todas las imágenes de Lang parecen insinuar presencias y ausencias, huellas de acontecimientos históricos antiguos o más recientes, que acaban transmitiendo la esencia de esos lugares como escenarios apocalípticos de glorias y tragedias pasadas en todas sus dimensiones. Algo así, por ejemplo, sucede en «Aion II» (Nueva York, 2003), la única de las seis series que transcurre fuera de Europa y que está situada inesperadamente en un contexto plenamente contemporáneo. De la misma manera que las persecuciones del Imperio romano contra los primeros cristianos han dejado sus huellas en los paisajes de «Aion I» (Italia), en «Aion II» el paisaje se convierte en un campo de batalla. Los fantasmas del 11-S recorren las calles de Manhattan y el presente resulta igual de explosivo que el lejano pasado. Aun así, las imágenes de Lang parecen apuntar que, más allá de la política, lo importante es encontrar el sentido trascendental de esos lugares, un sentido que los vincula, a modo de un horizonte invisible, con una espiritualidad universal sin precedentes. Es precisamente este aspecto no fotografiable del paisaje, por encima de cualquier elemento material y tangible —la arquitectura, la religión, la monumentalidad—, lo que Lang ha intentado captar a lo largo de toda su trayectoria.

Asimismo, las fotografías de Lang, con su uso expresivo de la luz, su grano y sus contraluces mágicos, parecen hacer alusión a Caspar David Friedrich y los grandes románticos del siglo XIX. Aun así, se trata de una interpretación puramente fotográfica —a través de la lente y la luz que se inscribe en el negativo—, de un nuevo foto-pictorialismo, quizá nostálgico, pero atravesado por la omnipresencia fantasmal de nuestros tiempos. El presente que rige nuestra conciencia histórica choca inevitablemente con la imagen metamorfoseada de esos lugares que trae ante nuestros ojos la cámara de Andréas. Ante todo, se trata de la naturaleza instintiva de la creación fotográfica, tal como Cartier-Bresson la había descrito: el instante en el que las emociones convergen mágicamente y el pasado, el presente y el futuro se inscriben y se filtran mediante la mirada contemplativa del fotógrafo.

Repleta de emoción y de sutil sofisticación, la obra de Andréas Lang se aleja de la fría objetividad de la Escuela de Düsseldorf, que ha dominado el panorama de la fotografía alemana a lo largo de las últimas décadas. Mientras la mayoría de los fotógrafos hoy centran su trabajo en los efectos de la globalización e industrialización, Lang se dedica a desvelar el aspecto oculto del paisaje y la fotografía. En su caso, fotografiar se convierte en un acto puramente personal, íntimo y exclusivo. Así pues, la objetividad es reemplazada por la subjetividad, y el estado anímico del autor desafía al imaginario colectivo. Como un peregrino en medio de lugares sagrados cuyo destino se ve afectado irremediablemente por el peso del mito y la tragedia, Lang aspira a descifrar con su cámara el aspecto críptico y desértico de las ruinas y de la naturaleza. Su cámara busca y, finalmente, consigue acceder a la imagen del mundo que nos rodea —una imagen interior, contenedora de realidades, culturas y cuestiones existenciales diversas, que han ido moldeándose con el tiempo en una nueva visión de la humanidad.

Fecha: Del 16 de septiembre al 30 de octubre de 2010
Lugar: Espacio 1 de Kowasa Gallery, C/ Mallorca 235, 08008 Barcelona (mapa)
Precio: Entrada gratuita

«Historias de fantasmas de un anticuario» de Iñaki Bonillas

Toda fotografía, como escribió Roland Barthes, ‘es un certificado de presencia’, lo que vemos ‘ha estado absoluta e irrecusablemente presente, y sin embargo ha sido ya diferido’. Está y no está; o está pero sumergido en su propia imagen.

‘Después del objeto viene la imagen’, observó Maurice Blanchot. ‘La cosa estaba ahí, la atrapamos en el momento vital en que iba hacia algo, pero en el instante en que se ha vuelto imagen ha dejado de estar a nuestro alcance, ha dejado de ser nuestra contemporánea’. Se ha vuelto, pues, la presencia de una ausencia o, dicho de otro modo, la aparición de algo que ha desaparecido. Lo mismo puede aplicarse a la persona que aparece retratada, se parece en todo a sí misma y, sin embargo, no es ella; es como el cadáver, su propia imagen. No es, por ello, descabellado pensar en la Fotografía como una suerte de cementerio donde cada toma es un pequeño monumento funerario, donde se cuenta la historia de aquello que ha sido.

Para su nueva exposición en ProjecteSD Iñaki Bonillas toma prestado el título del célebre libro de cuentos de M. R. James, «Historias de fantasmas de un anticuario», con el propósito de abordar la fotografía desde la perspectiva de Barthes y Blanchot, y presentarnos tres ‘historias de fantasmas’, tres estudios en torno a la (no)persistencia de la imagen y su naturaleza espectral.

La primera de estas exploraciones, «Los ojos», reúne doce fotograbados de retratos extraídos del archivo JR Plaza en los que el retratado se resiste a mirar a la cámara. Este trabajo está relacionado con la inquietud que provoca que la persona fotografiada sea capaz de ‘ver’. Una inquietud que se acrecienta cuando el retratado nos niega lo que tiene en común con los vivos: la mirada. La distancia, de por sí insalvable entre nosotros y esa persona, ese fantasma sumido en un más allá de la imagen, se acentúa. El retratado no nos ve pero nosotros tampoco a él: se ha escapado detrás de sus ojos. La cualidad espectral de esta pieza se intensifica al ser presentada a partir del negativo fotográfico, calificado por el poeta Robert Desnos como el verdadero espectro, el único capaz de merodear de foto en foto.

La serie «Tineidae», nombre en latín de la familia de las polillas, es el resultado de someter un grupo de fotografías del archivo JR Plaza a la acción de las polillas de la ropa. Según indica el diccionario, el término polilla ‘puede ser aplicado a cualquier cosa que destruya algo lenta e instintivamente’ como, por ejemplo, el tiempo. Blanchot afirmaba que la imagen sigue al objeto: ‘es lo que queda de él, lo que nos permite tener todavía algo de él cuando ya no haya nada’. Sin embargo, la imagen fotográfica no es eterna. ‘Incluso si ha sido fijada sobre los soportes más resistentes’, decía Barthes, ‘no es por ello menos mortal: como un organismo viviente, nace a partir de los granos de plata que germinan, alcanza su pleno desarrollo durante un momento, luego envejece’. Al ser atacada por la luz, por la humedad, ‘empalidece, se extenúa, desaparece; no queda más que tirarla’. Esta naturaleza temporal, perecedera, la vincula con la frágil condición de la memoria humana, especialmente cuando la fotografía se utiliza para substituir el recuerdo original de un suceso.

La tercera serie mostrada es una reflexión acerca de la relación entre la Historia, el otro territorio por excelencia de los fantasmas, y la Fotografía. La memoria histórica positivista aprovechó el efecto de realidad de la fotografía para dar la ilusión de proximidad y de transparencia a los sucesos del pasado. Todos crecimos con la idea de que el pasado, como dice Barthes, ‘es tan seguro como el presente, porque lo que se ve en el papel es tan seguro como lo que se toca’. Nuestros libros de texto son eso: álbumes de familia. Y, sin embargo, no hay quizá una prueba más clara de que el testimonio de la fotografía es tan fugaz como el oral, que las páginas vacías de un álbum de estampas que nunca será llenado; que una historia que no será contada porque es la de un país que ya no existe. Expuesta sobre mesas, la serie «Checoslovaquia» presenta imágenes de páginas de un antiguo álbum publicado en el extinto país. La particularidad reside en que los espacios previstos para pegar las estampas siguen estando tal y como se encontraron: en blanco. Únicamente se han alterado los textos. Bonillas les ha dado un orden, o quizás un desorden universal, el alfabético, para que cualquiera pueda leer o ver en esos vacíos su propia historia.

Fecha: Del 16 de septiembre al 6 de noviembre de 2010
Lugar: Galería ProjecteSD, Passatge Mercader 8 – Baixos 1, 08008 Barcelona (mapa)
Precio: Entrada gratuita

Exposició “Fotomercè 2009″

El proper dimecres, 15 de setembre, a les 19:30 h, tindrà lloc a La Virreina Lab del Palau de la Virreina la inauguració de l’exposició «Fotomercè 2009». Com cada any, s’exhibiran les imatges dels guanyadors i dels seleccionats del concurs popular de fotografies de la Festa Major de Barcelona. A la convocatòria de l’any passat s’hi van presentar gairebé 2000 instantànies, de les quals se n’han seleccionat un centenar que formaran part, juntament amb les guanyadores en les diverses categories, de l’exposició. Tots aquests treballs es complementaran amb les imatges del fotògraf convidat i fotocronsita oficial de La Mercè 2009, Àlex García.

Data: Del 15 de setembre al 17 d’octubre de 2010
Lloc: La Virreina Centre de la Imatge, La Rambla 99, 08002 Barcelona (mapa)
Preu: Entrada gratuïta

“Mister G” de Gilbert Garcin

La galería Hartmann estrena temporada el próximo jueves 16 de septiembre a las 20h con la exposición «Mister G» del francés Gilbert Garcin. «Mister G» es un compendio de imágenes publicadas en su último libro bajo ese mismo título y editado por Filigranes. Sus imágenes están confeccionadas con la dedicación del artesano y el talento del poeta: recorta fotografías de sí mismo y las pega en pequeños decorados en los que recrea un universo irreal que ofrece claves para entender la vida y nuestro mundo. Pegamento, tijeras, una cámara y un derroche de talento. Y como artista es joven: comenzó al jubilarse como vendedor de lámparas. Acaso por ello sus imágenes se inspiran en el cine primitivo, pero Garcin es sobre todo un surrealista que se acerca a la magia onírica y melancólica de Meliès. Creador vigoroso, escribe una suerte de «biografía ficticia» que es al mismo tiempo un tratado poético y nada solemne sobre la condición humana. «Comenzar a los 65 años tiene muchas desventajas, y una sola ventaja: la experiencia vivida», comenta el artista.

Fecha: Del 16 de septiembre al 25 de octubre de 2010
Lugar: Galería Hartmann, C/ Sta. Teresa 8 bajos, 08012 Barcelona (mapa)
Precio: Entrada gratuita

Exposición “Reflejos de fantasía interactiva”

Nati Martínez, Carlos Glera, Isabel Tallos, Manuel Vicario, Pedro Montesino y Luis Fano, notables fotógrafos especializados en técnicas digitales, indagan en las influencias sociales y culturales del fenómeno del videojuego. A través de una galería de imágenes original e impactante, los autores destapan la íntima relación de la Cultura Contemporánea con el mundo del Ocio Interactivo. La muestra está comisariada por Gonzo Suárez, creador de la exitosa serie de videojuegos «Commandos», y organizada por Gamelab.

Fecha: Del 1 de septiembre al 10 de octubre de 2010
Lugar: Fnac Diagonal Mar, Av. Diagonal 35, 08019 Barcelona (mapa)
Precio: Entrada gratuita

“Instantes robados a la mirada” de Juan José Fernández

Instantáneas robadas a la memoria. Fotógrafo ladrón de particulares momentos, de ciertas personas y ojalá, de ciertos espíritus. Las instantáneas son rápidas y el fotógrafo compulsivamente dispara sobre su objetivo. La mujer más que el hombre y la arquitectura más que el paisaje.

Imágenes de estructuras urbanas de las ciudades en las que ha estado. No se tratan de retratos de viajes, ni de diarios de vida, sino que son paisajes que son reflejos de quienes lo habitan. Es la gente o es una persona en particular, y se nota que le gustan los seres humanos y las fotografías donde aparecen personas dejan ver una cierta predilección por el acto de observar, voyeurismo es, porque lo practica desde la soledad, solo con su cámara y a distancia, porque nunca quiere ser visto y donde sus ojos quisieran ser su verdadera cámara. Existe un interés por captar ese gesto y ese momento, que se acciona en lo cotidiano, en lo banal. En sus fotografías, la estructura contiene vida y es aquí donde, la escenografía urbana se torna humana.

Juan José Fernández comienza a fotografiar por medio de las mágicas polaroid en los 70’s, el nuevo milenio lo dedica a Barcelona y en particular a su casi innumerable registro de los graffiti que inundaron Barcelona, cuando aún era la ciudad que nos gustaba de verdad.

Fecha: Del 16 de septiembre al 9 de octubre 2010
Lugar: Galería H2O, C/ Verdi 152, 08012 Barcelona (mapa)
Precio: Entrada gratuita

«Boarding House» de Roger Ballen

Espai 2NOU2 presenta el próximo jueves 16 de septiembre a las 18h la nueva serie de fotografías de Roger Ballen: «Boarding House». El artista sudafricano explora una vez más representaciones de recintos interiores para sugerirnos una serie de escenas donde la poética y la decadencia del objeto son los protagonistas.

Trabajando donde la diferencia entre la realidad y la ficción no tiene importancia, Ballen busca escenarios inquietantes y claustrofóbicos para acercarnos a su historia. Nos confrontamos con interiores hipnotizantes habitados por personajes atrapados en espacios irracionales. Se trata de escenografías habitadas por animales, objetos, dibujos, caras o manos sumergidas en una atmósfera marginal, donde el hilo narrativo es la ambigüedad. El artista captura con su cámara los detalles más objetuales o pictóricos del universo onírico y semireal en que transitan las imágenes.

Un tanteo entre una realidad que parece imposible, una desesperación atrayente que nos transmite un juego ténebre frescamente elaborado. Un trabajo fotográfico donde los protagonistas pueden ser una serpiente o un plato de sopa, luciendo su máximo esplendor dramático en un espacio de juego y semi absurdo. La imaginación, la intriga, la oscuridad, el caos, la suciedad, el equilibrio y la belleza batallan y nos fascinan o nos repulsan en un teatro sin espectadores donde convive el azar y la composición meticulosa de mundos distantes e invisibles.

Fecha: Del 16 de septiembre al 23 de octubre de 2010
Lugar: Espai 2NOU2, C/ Consell de Cent 292, 08007 Barcelona (mapa)
Precio: Entrada gratuita

“Días laborables” de Colita

El próximo martes 14 de septiembre a las 19h la galería Valid Foto inaugura la exposición «Dias Laborables», una recopilación de fotografías de Colita de la vida cotidiana de los años 60 y 70. El objetivo de la muestra, es presentar al gran público una pequeña parte del inmenso trabajo de la fotógrafa, quizás no tan conocido como otros. Son copias actuales positivadas por Israel Ariño en papel varitado, platinos-paladio hechos por Ana Cabrera y Ángel Albarrán, y también algunas copias de época positivadas por la propia autora.

Colita es una de las pocas mujeres que ha pasado a la historia de la fotografía como una pionera. Un trabajo casi exclusivo de hombres, Miserachs, Maspons, Pomés, Terré, Colom, Forcano, etc… que como ella, han alcanzado el reconocimiento. ¿Por qué pionera? porqué sencillamente es una mujer curiosa, con energía suficiente como para ser capaz de meterse con su cámara allí donde haga falta si el tema le interesa, para levantar acta de aquello que pasa sin que el género se lo impida.

Es pues también pionera en el campo de la igualdad de género (malgré soi) y más libre, en este aspecto, que muchos de sus colegas contemporáneos, lo cual tiene mérito, ya que estamos hablando de un tiempo y de un país, en que la incultura impregnaba a la sociedad. Sin lugar a dudas es una persona libre, que contribuyó al progreso (con su trabajo y su actitud personal) de la sociedad española y catalana y hoy es parte de la «intelligenza» de nuestro país.

Es por este sentido de la propia libertad y la de los otros, que las “chicas” del Raval que vemos en sus fotos, son mujeres que tienen un ademán amable y nada sórdido, que parece que van o vienen del trabajo como cualquier persona, tan dignos como una oficinista o una dependienta de un puesto de la Boquería.

Todos sus personajes destilan dignidad y cuánto más desposeídos o marginales, más nos los acerca, destacando la belleza de una cabellera negra en una gitana o su gracia en el movimiento o la sonrisa o la actitud seria y resignada, llena de historias, de quién no ha conocido nada más que la marginación. Imágenes ambivalentes porque muestran a veces seres fuera del mundo de los incluidos, pero que merecen respeto y son incluso seductores, como un niño vestido con harapos durmiendo plácidamente en el suelo. Mirada tierna no compasiva y que no excluye la critica social y clama justicia.

Finalmente, el humor es otra característica que impregna su obra. Laura Terré, la define como una «virtuosa del humor» en el Photobolsillo, que la editorial La Fábrica, dedica a la autora. El humor es el rasgo que mejor la distingue de cualquier otro fotógrafo. Es un humor subversivo, irónico y a veces ácido, que denuncia, critica o pone una sonrisa en el tema, ya sea un retrato o una escena cotidiana.

Contemplando sus fotografías hoy en plena crisis económica, política y social nos damos cuenta que la vida es una cosa siempre seria y hay que aprovecharla. Cuando miramos el mundo según Colita, por así decirlo, nos vemos en la dimensión exacta de nuestra existencia humana y eso es una terapia impagable para poder lidiar nuestros «días laborables» con la mejor de las sonrisas (carpe diem) que nos diría seguramente la autora.

Fecha: Del 14 de septiembre al 30 de octubre de 2010
Lugar: Galeria Valid Foto, C/ Buenaventura Muñoz 6, 08018 Barcelona (mapa)
Precio: Entrada gratuita

Presentació del projecte «20 anys d’aluminosi al Turó de la Peira»

La matinada de l’11 de novembre de 1990, l’ensorrament d’un edifici va deixar a la vista l’existència d’una greu patologia estructural que afectava la majoria de les vivendes del barri del Turó de la Peira: l’aluminosi. Vint anys més tard, els veïns i les veïnes del barri volen exterioritzar la seva visió d’aquests fets. A partir d’un procés participatiu amb els diferents col·lectius i entitats vinculades a l’Espai Fotogràfic Can Basté, s’estan realitzant un seguit d’accions fotogràfiques i audiovisuals amb l’objectiu de rescatar la memòria del barri i dels seus habitants.

El proper divendres 17 de setembre a les 21 h se celebrarà un acte a la Nau Ivanow per a presentar el projecte, que comptarà amb la presència de Vist a Barcelona, Cuatro15, Arqueologia del Punt de Vista, Projectart i Terra de Ningú.

Data: Divendres 17 de setembre de 2010
Horari: A les 21 h
Lloc: Nau Ivanow, C/ Hondures 28-30, 08027 Barcelona (mapa)
Preu: Entrada gratuïta

“La duración” de Navarro Herrera

Biblioteques de Barcelona presenta del 14 de septiembre al 31 de octubre una nueva edición, la sexta, del proyecto «Fotointerpreta».

En esta ocasión el fotógrafo Navarro Herrera fotointerpreta «La duración», un relato del libro «Devoradores» de Antonio Pomet. La que fue la premisa del libro será también la de este proyecto fotográfico: abordar la incapacidad del hombre contemporáneo de percibir lo que le rodea y a si mismo como parte de la naturaleza.

Fecha: Del 14 de septiembre al 31 de octubre de 2010
Lugar: Biblioteca Ignasi Iglésias – Can Fabra, C/ Segre 24-32, 08030 Barcelona (mapa)
Precio: Entrada gratuita