Exposició «6 hores menys a Tarija»

Fotografies realitzades durant els camps de treball de l’Associació Tarija amb el fi de mostrar la feina dels seus voluntaris i descobrir la realitat boliviana a tots aquells que estiguin interessats. L’Associació Tarija és una associació sense ànim de lucre, ubicada en el poble de Premià de Mar, província de Barcelona, i que treballa per canviar la realitat boliviana, principalment, la d’un orfenat de la ciutat de Tarija.

L’Hogar Sagrada Família (orfenat) acull a uns 80 infants, oferint-los un espai on viure dels 0 als 18 anys. L’Associació treballa per millorar les condicions de vida de la gent de Tarija en general (hospital de cremats, centre odontològic…) i dels infants de l’Hogar, en concret.

Data: Del 21 d’abril al 3 de maig de 2008
Lloc: Centre Cívic Cotxeres Borrell, C/ Viladomat 2-8, 08015 Barcelona (mapa)
Preu: Entrada gratuïta

Experiència «Camera Obscura. Retrats a Barcelona»

L’any 2005 els professors Ramón Casanova i Jorge Egea del Departament d’Escultura de la Facultat de Belles Arts de Barcelona van iniciar el grup d’investigació Confluències: Modelatge i Fotografia buscant els principis essencials de la creació a través de la interacció de la llum i la matèria.

Fruit d’aquesta filosofia de treball va néixer el projecte Camera Obscura que ha vingut desenvolupant-se en diferents espais públics, a Barcelona (Parc de la Ciutadella, Montjuïc, Parc Cervantes, Ciutat Vella), Tarragona i Nàpols.

En aquesta ocasió l’Espai Miserachs del Palau de la Virreina es converteix en una Camera Obscura que permet al visitant formar part activa de tot el procés de generació de la imatge: des de l’exterior de la càmera com subjecte fotografiat i també contemplant el procés de captació, revelat i fixació de la imatge des de l’interior.

Gràcies a la Camera Obscura l’espai queda transformat per la llum que s’introdueix a través d’una petita obertura (estenop). És el naixement de la imatge, el dibuix de la llum en estat pur.

Data: Del 22 al 27 d’abril de 2008
Lloc: Palau de la Virreina, La Rambla 99, 08002 Barcelona (mapa)
Preu: Entrada gratuïta

«Glamorous Day-Dream» de Katherine Di Turi

El 18 de abril se inaugura en el espacio experimental Square Studio de Barcelona la serie de fotocollages: «Glamorous Day-Dream», el trabajo más reciente de Katherine Di Turi. Esta exposición reúne una serie de 15 fotocollages a color y en blanco y negro, que la artista ha realizado tomando como base las revistas de moda, a las cuales a alterado con cortes y yuxtaposiciones para crear nuevas imágenes, nuevas composiciones y significados.

Fecha: Del 18 al 27 de abril de 2008
Lugar: Square Studio, Nou de la Rambla 180 – bajos 1º, 08004 Barcelona (mapa)
Precio: Entrada gratuita

Exposición «FOTO 3D»

Tanto en fotografía, pintura y cine se han experimentado muchas técnicas para simularla percepción entres dimensiones a partir del plano bidimensional. En la exposición «FOTO 3D», los artistas Hombrelópez, Eugenia Ortiz y Javier Tles han trabajado el concepto de una realidad física tridimensional a partir de la fotografía acercando ésta a la escultura. Nos muestran los resultados de sus experiencias plásticas y conceptuales al romper con las dos dimensiones del papel y crear un juego visual hacia la tridimensionalidad.

Fecha: Del 17 de abril al 17 de mayo de 2008
Lugar: Galería José de Ibarra, C/ Aragó 232-234, 08007 Barcelona (mapa)
Precio: Entrada gratuita

«Contact» de Albert Watson

Albert Watson, «considerado uno de los 20 fotógrafos más influyentes de todos los tiempos» (Photo District News) y uno de los artistas más solicitados por los coleccionistas de fotografía, presenta su último trabajo «Contact» en la Galería Hartmann de Barcelona. Presentando fotografías en color y en blanco y negro, la serie compuesta por 20 imágenes, explora algunas de las fotografías más conocidas de Watson junto con otras inéditas. Como si de una hoja de contactos se tratase, las imágenes han sido revisitadas, recompuestas y funcionan como un trabajo independiente. El gran formato utilizado para estas fotografías «Contact», golpean al espectador por su gran poder visual. Pero esto es también la fuerza del estilo contemporáneo clásico único de Watson que logra con su fotografías un espectáculo, una experiencia irresistible.

Fecha: Del 17 de abril al 16 de junio de 2008
Lugar: Galería Hartmann, C/ Sta. Teresa 8 bajos, 08012 Barcelona (mapa)
Precio: Entrada gratuita

«Barcelona y el Mar» de Juan Carlos Blanco

Juan Carlos BlancoDel 16 de abril al 16 de mayo el fotógrafo Juan Carlos Blanco presenta la exposición «Barcelona y el Mar» en el Centre Cívic Sant Andreu. Este trabajo muestra el resultado de una acción urbanística de la fachada litoral que comenzó en la década de los ochenta y que actualmente está prácticamente acabada. La envergadura de esta acción ha transformado la personalidad de Barcelona y desde el Port Autònom hasta el Besós, la ciudad proporciona una entrada para todos aquellos que querían acercarse al mar.

Fecha: Del 16 de abril al 16 de mayo de 2008
Lugar: Centre Cívic Sant Andreu, C/ Gran de Sant Andreu 111, 08030 Barcelona (mapa)
Precio: Entrada gratuita

Exposición «Sesión Truffaut»

François Truffaut nació en 1932, hijo de madre soltera y padre desconocido. La ambigua relación con su madre marcó para siempre al artista, y se convirtió en una de sus obsesiones.

Huyó de casa muy joven, refugiándose, literalmente, en los cines, y tras un desgraciado (y caro) intento de montar un cineclub, su padrastro le encerró en un correccional. André Bazin, crítico cinematográfico y fundador de la decana revista «Cahiers du Cinéma», y su esposa Janine le ofrecen amparo y trabajo.

En 1950 se alistó en el ejército, no le gustó y desertó, por lo que terminó de nuevo encerrado, esta vez en prisión. De nuevo le rescata Bazin, y en 1953 François Truffaut empieza a ejercer la crítica en «Cahiers du Cinéma».

En 1954 rueda su primer corto, «Una Visita», y en 1959, su primer largo, «Los cuatrocientos golpes», con el que gana el Gran Premio del Festival de Cannes.

Nace la Nouvelle Vague. «Jules et Jim», en 1962, confirma su talento.

Dirigió en total 21 largometrajes, 3 cortos y publicó los libros «El cine según Hitchcock» y «Las películas de mi vida».

«La piel suave» (1964), «Fahrenheit 451» (1966), «La sirena del Mississippi» (1969), «El pequeño salvaje» (1969), «Domicilio conyugal» (1970), «La noche americana» (1973, Oscar a la Mejor Película Extranjera), «La piel dura» (1976), «La mujer de al lado» (1981) y «Vivamente el domingo» (1983) son algunas de las películas más conocidas de su fecunda filmografía.

Murió en 1954, a los 52 años.

«Sesión Truffaut» es la expresión de la intensidad del cineasta. Fotogramas inolvidables, fotografías desconocidas que nos revelan retazos del maestro. Momentos en los que se capta el genio que traspasó fronteras, que generó un movimiento como la Nouvelle vague, que hizo que el cine, y soñar con él, fuese algo europeo. «Sesión Truffaut» es una exposición de 24 imágenes de los archivos familiares del cineasta y de la productora MK2 y realizada en colaboración con Taschen.

Fecha: Del 1 abril al 31 de mayo de 2008
Lugar: Fnac Diagonal Mar, Av. Diagonal 35, 08019 Barcelona (mapa)
Precio: Entrada gratuita

«Estranys» de Javier Parra

Javier ParraEl silenci en públic, l’absència de comunicació, s’ha imposat com l’única manera que l’individu té d’experimentar la vida pública, especialment la vida al carrer. Però potser és als museus, als aparcaments, als parcs i les zones d’oci que hi ha als límits de la ciutat, als bars d’autopistes, les cafeteries, els lobbies d’hotel i les sales d’espera d’estacions, entre d’altres espais de trànsit, on es pot observar de forma més patent aquesta paradoxa de la visibilitat i l’aïllament. Sovint compartim aquests espais amb persones que, sumides en una individualitat i una passivitat profundes davant d’un entorn que consideren inestable i font de conflicte, ens llancen a la cara una aspra solitud disfressada d’indiferència. Són figures de l’anonimat social, éssers desconeguts que protegeixen la seua intimitat dels altres. La seua discreció i el seu afany de mimesi els porta a evitar gesticulacions, rictus, espasmes, efusions que en qualsevol moment podrien desencadenar-se. Manifesten un rebuig a expressar-se, a divulgar una personalitat o una mentalitat: temen ser vulnerables davant de l’altre.

Aquests estranys, protagonistes de relats sense història, testimonis muts del misteri d’allò quotidià, d’un murmuri que no aconseguim interpretar, se’ns mostren desposseïts de qualsevol simbologia o al·legoria. No són herois ni antiherois, no representen cap grup, simplement són. No pertanyen enlloc, estan absorts en el seu propi present diari, en la seua espera callada, inquietant, suportant la fatiga de l’existència en aquests àmbits de desassossec que permeten albirar l’entramat social on es troba l’home contemporani. Constitueixen una multitud solitària, fluida, canviant, d’individus units per l’evitació i l’anonimat, sense nom i sense història, nous figurants socials desposseïts de la utopia. Individus d’aparença convencional, dominats per un estat d’introspecció i somnambulisme, que l’únic dret que ens concedeixen és el de romandre en silenci quan ens aventurem en el seu domini inquietant i, no obstant això, magnètic.

Data: Del 10 al 30 d’abril de 2008
Lloc: Galeria H2O, C/ Verdi 152, 08012 Barcelona (mapa)
Preu: Entrada gratuïta

«Gentes de Pekín» de Ramón Bujanda

“Gentes de Pekín” es un trabajo de fotografía documental y social, impregnado de un fuerte carácter humano, cercano no sólo a los tremendos cambios que experimenta el gigante asiático de Pekín, que albergará los próximos Juegos Olímpicos en 2008, sino también al espíritu de sus gentes.

La ciudad milenaria y colosal de Pekín sigue siendo el “centro del universo chino”, como era conocida en la época imperial en su aspecto político, económico y cultural. Todo en ella es de proporciones descomunales: sus plazas, sus templos, su historia, pero también, su creciente urbanismo y su tráfico. Es la ciudad en la que doce millones de almas conjugan tradición y modernidad con una sorprendente sabiduría y serenidad.

“Gentes de Pekín” es el primer extenso proyecto fotográfico del fotógrafo Ramón Bujanda, iniciado en 1996, retomado en 2004 y concluido en 2006. Los dos primeros años trabajó usando película, pero luego decidió experimentar con las posibilidades de la fotografía documental. Aún así, se he mantenido fiel a su estilo y a su objetivo, buscando reflejar momentos sencillos en las vidas de aquellos individuos, momentos que son y serán documentos de los cambios en los que está inmersa China.

Fecha: Del 9 de abril al 31 de mayo 2008
Lugar: Espacio 2 de Kowasa Gallery, C/ Mallorca 235, 08008 Barcelona (mapa)
Precio: Entrada gratuita

«Energy» de George S. Zimbel

Kowasa Gallery presenta una retrospectiva dedicada a George S. Zimbel, fotógrafo norteamericano, residente en Canadá desde el 1971. Zimbel es una de las figuras más representativas de la última generación de autores de los años cincuenta que, fieles al legado de la Photo-League, “inyectaron” la fotografía documental con su compromiso personal hacia los paisajes sociales y las gentes que fotografiaban.

George S. ZimbelLa muestra ofrece una única oportunidad para descubrir la obra de un autor aún poco conocido en España, que captó con su cámara la energía y el espíritu de la “era de la inocencia” antes del fin inminente de ésta última con la guerra de Vietnam. Nueva York y Nueva Orleans, retratos de celebridades emblemáticas como John Kennedy, Marilyn Monroe y Leonard Bernstein… Más que sesenta fotografías en B/N, todas positivadas por Zimbel, nos llevan a un recorrido por las varias etapas de su extensa trayectoria que resume la energía de más que medio siglo, de los años cincuenta hasta la actualidad.

Nacido en Woburn de Massachussets en 1929, George S. Zimbel se inició en la fotografía cuando era aún adolescente. A los catorce años compró su primera cámara profesional y empezó a realizar encargos para el periódico local. Durante sus estudios en Columbia, Zimbel fue fotógrafo y editor en el diario de la universidad e, incluso, llegó a publicar en la revista LIFE. En 1949, inició sus prácticas en la agencia PIX y en Newsweek y estudió la técnica del laboratorio con John Ebstel en la Photo-League. Amigo íntimo de Garry Winogrand, formó con él el “Midnight to Dawn Club”, etapa de la que conserva un dulce recuerdo: Ambos jóvenes pasaban noches enteras en su laboratorio; por la mañana Winogrand volvía a su casa en Bronx a descansar, mientras Zimbel iba directamente a clase.

Tras licenciarse en Artes Liberales, Zimbel consiguió una beca gracias a la cual asistió a un taller de Alexey Brodovitch, legendario editor artístico de Harper´s Bazaar. En 1951, presentó su portafolio a Edward Steichen, entonces director de fotografía en el MoMA. Su asistente Grace Meyer introdujo al joven Zimbel a los grandes fotógrafos de la época y le instó a estudiar la colección del museo. Entre 1951 y 1953, en los años de su servicio militar en Alemania, fotografió varias ciudades en Francia, Inglaterra, Alemania e Italia. En 1953, regresó a Nueva York y embarcó en su carrera como fotógrafo freelance, desarrollando ensayos fotográficos para varias revistas y publicaciones, como The New York Times, Look, Pageant, Saturday Review y Architectural Forum.

En sus instantáneas de esa época sobre las calles, los barrios, los niños, los personajes de Nueva York, y los clubs nocturnos de la legendaria Bourbon Street en Nueva Orleans, quedan patentes la simplicidad, la elegancia y el encanto de la vida cotidiana de una época que ya no existe. Con una precisión y una sensibilidad que va más allá de una postura sensacionalista o de una mirada insípida sobre los problemas ajenos, Zimbel documentó algunos de los momentos más emblemáticos de la historia estadounidense. También retrató a personajes como Leonard Bernstein, Hellen Keller, Mickey Rooney y Jean Seberg, así como a los presidentes Harry S. Truman en la serie “A President in Retirement”, a John y a Jacqueline Kennedy, a Dwight D. Eisenhower y a Richard M. Nixon. Zimbel también fue uno de los pocos fotógrafos que fotografiaron a Marilyn Monroe sosteniéndose las faldas en la mítica sesión de “The Seven Year Itch” en 1954.

Fiel a la misión del fotógrafo como observador, George S. Zimbel cree en la no-intervención. Guiado por una voluntad consciente ofrece a través de sus imágenes una interpretación completamente subjetiva basada en el respeto hacia sus sujetos, la precisión de la composición y la acción espontánea. Sin embargo, la poética que desprenden sus fotografías más que con su labor como historiador-documentalista tiene que ver con su propia sensibilidad que le ayuda siempre a conseguir un delicado equilibrio entre el azar y la ambigüedad de la vida. Tal sensibilidad, junto con una concienciación social asombrante, le llevó a realizar en los años sesenta varios ensayos fotográficos en los campos de la arquitectura y de la educación, lejos de los caminos comerciales. Unos años más tarde, en 1971, el fotógrafo decidió emigrar con su familia de Estados Unidos a Canadá, expresando así su oposición con la guerra de Vietnam y el momento de crispación política y social que atravesaba el país. En 1977, Zimbel obtuvo la nacionalidad canadiense.

La primera exposición monográfica de George S. Zimbel se celebró en 1976 en el Conferation Centre Art Gallery-Museum en la isla canadiense de Prince Edward. A partir de los años ochenta, cuando el fotógrafo retomó su actividad de freelance en Montreal, su trabajo empezó a aparecer en varias muestras, como en The Photographer´s Gallery en Londres (1992), en The Museum of Modern Art (MoMA) de Nueva York (1994), en Stephen Budger Gallery en Toronto (1999-2002), en la Universidad de Columbia (2001), en la embajada de Canadá en Tokio y en The Brooklyn Museum (2005). En nuestro país, el Institut Valencià d´Art Modern (IVAM) organizó su primera gran exposición monográfica en 2000. Además de formar parte del fondo de muchas colecciones privadas, la obra de Zimbel pertenece en colecciones de grandes instituciones como The National Gallery of Canada, The Museum of Modern Art y el International Center of Photography, New York, Houston Museum of Fine Arts, Tokyo Metropolitan Museum of Photography, Musée National des Beaux Arts du Québec, Musée d´art contemporain de Montreal, The Brooklyn Museum. El autor cuenta ya con dos libros publicados: George S. ZIMBEL. IVAM Centre Julio Gonzalez, 2001 (catálogo de exposición con fotografías y poemas de Zimbel) y ZIMBEL, George S, Bourbon Street. New Orleans 1955. Les Éditions du Passage, Québec, 2006. Desde el 2005, Zimbel es también miembro de la Real Academia de las Artes de Canadá.

En la actualidad, George S. Zimbel sigue activo. Opta siempre por aquellos temas y encargos que más le interesan y que no se oponen a su ideología y dedica la mayor parte de su tiempo en su laboratorio, positivando negativos de su archivo personal.

Fecha: Del 9 de abril al 31 de mayo de 2008
Lugar: Espacio 1 de Kowasa Gallery, C/ Mallorca 235, 08008 Barcelona (mapa)
Precio: Entrada gratuita

«Fragmentos de Tíbet» de Mertxe Alarcón y Sergio Masdeu

Mertxe Alarcón desarrolla su actividad profesional como editora gráfica de la revista Viajes de National Geographic. La fotografía forma parte de su vida desde que era una adolescente. Sergio Masdeu siempre ha llevado dentro su pasión por la fotografía, pero su verdadera explosión le llegó con su primera cámara digital con la que consiguió que llevara ese sentimiento a límites insospechados. En agosto de 2007, cumplieron un sueño: viajar a Tíbet.

Fecha: Del 8 de abril al 19 de mayo de 2008
Lugar: Fundació Casa del Tibet de Barcelona, C/ Rosselló 181, 08036 Barcelona (mapa)
Precio: Entrada gratuita

«La ciudad de mármol» de Gabriel Halevi

La exposición «La ciudad de mármol» de Gabriel Halevi presenta sesenta fotografías, muestra de la riqueza artística –muchas veces escondida- de los recintos funerarios. Encontraremos imágenes de lugares tan diferentes como los cementerios de Nueva York, Buenos Aires, Savannah, Washington, París, Génova, Milán, Roma, Viena, Praga, Barcelona y Madrid, entre otros.

«La ciudad de mármol» es el cementerio de los cementerios. Diferentes cementerios de todo el mundo, con los de Barcelona como eje principal, conforman uno solo, porque la muerte es única. Más allá de los límites geográficos, más allá de las diferentes formas de sepultura, y hasta más allá de las necrópolis, existe la muerte, el dolor y el duelo que la acompañan. Afrontar esto nos da una dimensión más humana y nos hace ser mejores. El arte es, en este sentido, un instrumento, una compensación estética a nuestro alcance para iluminar la contemplación de la muerte como un proceso que forma parte de nuestras vidas.

Fecha: Del 2 al 27 de abril de 2008
Lugar: Museu Diocesà de Barcelona, Avinguda Catedral 4 (Edifici Pia Almoina), 08002 Barcelona (mapa)
Precio: Pago